sábado, 31 de marzo de 2018

“Infinity 8. Volumen 1: Amor y cadáveres”, de Lewis Trondheim, Zep y Dominique Bertail


Por Gabriel Zárate

Dibbuks Editorial (España), flamantemente conducida por Ricardo Esteban, anuncia entre sus novedades de marzo, la publicación del primer tomo de la saga de CIFI “Infinity 8”, subtitulado “Amor y cadáveres”, obra francesa con guion de los historietistas Lewis Trondheim (1964) y el suizo Zep (1967) y dibujos de Dominique Bertail (1972). “Infinity 8. Tome 1. Romance et macchabées” fue publicado en enero del 2017 por Rue de Sèvres (Francia). “Una misión espacial retro y el principio de una saga que promete acción y humor. La mezcla perfecta para los amantes de los cómics estilo americano, pero Made in Europe”. “Infinity 8. Volumen 1: Amor y cadáveres” es un libro de 96 páginas a color. Novedad de marzo.

El Infinity 8 es una nave espacial, un enorme crucero comercial obligado a detenerse cuando detecta un amasijo de obstáculos sin identificar en su ruta. Hay que salir al espacio a investigar y hay que ser veloces, cada minuto que pasa es tiempo perdido para los negocios. El capitán del buque, con 880 000 pasajeros de 257 razas distintas, pertenece a una especie extraterrestre capaz de generar saltos temporales. Se activa por lo tanto el protocolo 8: ocho horas para investigar antes de «resetear» y volver al presente, un salto que el capitán puede repetir ocho veces seguidas. 8 agentes, 8 misiones, 8 saltos temporales para desvelar la verdad y salvar al Infinity 8. El capitán y el teniente Reffo llaman por lo tanto a la agente Yoko Keren para empezar una misión de reconocimiento. La agente saldrá al espacio para descubrir rápidamente que todos los obstáculos tienen que ver con la muerte: trozos de cementerios, cadáveres, naves destrozadas… lo cual volverá locos a los Kornalianos de la nave, necrófagos ocasionales.

“Los elementos clásicos de los relatos de ciencia ficción (naves espaciales, agentes en misión de reconocimiento, extraterrestres con poder increíbles, viajes en el tiempo) se ven articulados por reconocidos autores franceses en un guion que bebe de la novela gráfica y destila mucho humor. El personaje de Sagoss el kornaliano enamorado perdido de Keren es cómico en todo momento”.

“La serie tendrá 8 tomos, 8 agentes y 8 saltos temporales y se publicará a ritmo de 2 por año. Promete un desenlace inesperado. Toda la serie está coordinada por Lewis Trondheim (autor extremadamente polifacético), que ha escrito la trama general de principio a fin, y Olivier Vatine (especialista de ciencia ficción), que ha realizado el diseño general del universo Infinity 8. Cada tomo sin embargo tiene su co-guionista y su dibujante propio”. (Nota de Prensa).

jueves, 29 de marzo de 2018

“Batman contra Depredador”, de Chuck Dixon, Dave Gibbons y Doug Moench


Por Gabriel Zárate

ECC Ediciones (España) anuncia, como novedad de marzo, la publicación del libro recopilatorio: “Batman contra Depredador”, obra que reúne tres historias con guiones de Chuck Dixon (1954), Dave Gibbons (1949) y Doug Moench (1948), estando los dibujos a cargo de los historietistas Andy Kubert (1962), Paul Gulacy (1953) y Rodolfo Damaggio (1965). “Batman contra Depredador” reúne las tres miniseries: Batman vs. Predator 1 a 3, Batman vs. Predator II: Bloodmatch 1 a 4, Batman vs. Predator III: Blood Ties 1 a 4, publicadas por DC Comics y Dark Horse (EEUU). “Batman contra Depredador” es un libro de 416 páginas a todo color. Novedad de marzo.

“Aunque el miedo y la oscuridad siempre han asolado las calles de Gotham, un nuevo terror acecha en las azoteas y en los corazones de sus ciudadanos. Un cazador alienígena conocido únicamente como el Depredador ha llegado a Gotham para cazar a sus mejores guerreros, y tras una serie de asesinatos brutales, el Depredador tiene en su mira a Batman. En un enfrentamiento épico, el Caballero Oscuro deberá usar todas sus habilidades, tanto marciales como mentales, para vencer a esta amenaza extraterrestre. Tras su primer contacto sangriento, Batman se enfrenta al Depredador alienígena por segunda vez mientras un gánster despiadado pone precio a su cabeza. Esta vez, Batman contará con la ayuda de la Cazadora para repeler tanto a los asesinos como al Depredador”.

“Por último, Batman y Robin deberán enfrentarse a una tercera incursión desde el espacio mientras se desata una guerra de bandas en las calles de Gotham. Mientras Mr. Frío y Catwoman se enredan en esta telaraña mortal, Batman deberá aprender a confiar en su joven compañero para poder derrotar a la amenaza alienígena por tercera vez”.

Batman contra Depredador recopila las tres miniseries en un solo tomo enorme y sangriento que incluye la miniserie ganadora de un Eisner de Dave Gibbons (Watchmen), Adam Kubert (Superman: Último hijo) y Andy Kubert (Caballero Oscuro III: La raza superior)”. (Nota de Prensa).

martes, 27 de marzo de 2018

“Batman: Nueva Gotham. Volumen 1: Grandes autores de Batman”, de Greg Rucka


Por Gabriel Zárate

ECC Ediciones (España) anuncia, como novedad de marzo, en la colección “Grandes autores de Batman”, la publicación del primer volumen del comic compilatorio: “Batman: Nueva Gotham”, obra con guion del talentoso narrador norteamericano Greg Rucka (1969) y dibujos de los historietistas Shawn Martinbrough, John Watkiss (1961-2017), Phil Hester (1966), Steve Mannion y William Rosado.  “Batman: New Gotham Vol.1” reúne lo editado en los números de la revista Detective Comics 742-753, publicación de DC Comics (EEUU). “El guionista Greg Rucka devuelve Gotham City a una relativa normalidad”. “Batman: Nueva Gotham. Volumen 1: Grandes autores de Batman” es un libro de 336 páginas a todo color. Novedad de marzo.

“El comisario Gordon ha regresado al trabajo tras los dramáticos acontecimientos de Tierra de Nadie mientras aumenta la tensión entre los Auténticos Gothamitas, los ciudadanos que se quedaron en Gotham City tras el terremoto, y los Desertores, los que escaparon a tiempo. Por si fuera poco, Ra’s al Ghul vuelve con un nuevo plan al que Batman deberá hacer frente, y Hiedra Venenosa no está dispuesta a que el ayuntamiento la desahucie del parque Robinson”. (Nota de Prensa).

domingo, 25 de marzo de 2018

“Un poco de humo azul”, de Denis Lapière y Rubén Pellejero



Por Gabriel Zárate  

Astiberri Ediciones (España) anuncia, como novedad de marzo, la publicación de la novela gráfica “Un poco de humo azul”, obra con guion del narrador belga Denis Lapière (1958) y dibujos del gran historietista español Rubén Pellejero (1952). “Un peu de fumée bleue” fue publicado en noviembre del 2000 por Éditions Dupuis (Bélgica) y el 2002 por Ediciones Glénat (España). “Un poco de humo azul” es un libro de 80 páginas a todo color. Novedad de marzo.

“En un indeterminado país de la Europa del este, un fotógrafo entra en un hostal de carretera. Allí, intrigado por la melancolía de Laura, la joven hija pelirroja de la propietaria del hostal, conseguirá que ésta le explique su historia. Una historia que tuvo lugar en los todavía recientes años de dictadura comunista que vivió el país, durante los cuales los prisioneros políticos eran llevados desde la cárcel hasta el lugar de tortura en un desvencijado camión, en una ruta cercana al hostal. En un tramo del camino, el camión reducía la marcha para poder subir una cuesta empinada, y allí se reunían sus mujeres y madres para poder verlos unos segundos. En ese lugar, Laura se enamoró de Ludvik, uno de los prisioneros. Un poco de humo azul narra esta historia de amor singular, con el fantasma de la tortura y la represión dictatorial de trasfondo”.

Un poco de humo azul recibió el Grand Prix de la Ville en el Festival de Sierre, en 2001, el y premio al mejor álbum del año en el Festival de la Bande Dessinée de Chambéry, el mismo año”.

Lapière traza una bella historia de sentimientos sobre la que gravita el peso de una Historia plagada de represión. Mediante una elegante dosificación de los silencios, un solo día le basta para hacer patente la manera en que algunos hombres pueden ser víctimas perpetuas del tiempo que les tocó vivir”. (Felipe Hernández Cava).

jueves, 22 de marzo de 2018

“Sortilegios y malas artes”, de Yann y René Hausman


Por Gabriel Zárate

Norma Editorial (España) anuncia, entre sus novedades del reciente febrero, la publicación del libro titulado “Sortilegios y malas artes”, obra con guion del destacado y prolífico narrador francés Yann (Yannick Le Pennetiery. 1954) dibujos del historietista belga René Hausman (1936-2016). El libro reúne dos álbumes: Les trois cheveux blancs (1993) y Le prince des écureuils (1998) publicados por Éditions Dupuis (Bélgica) “Sortilegios y malas artes” es un libro de 112 páginas a color. Novedad del reciente febrero.

EL GUIONISTA DE DIENTE DE OSO NOS OFRECE DOS OSCUROS RELATOS MEDIEVALES: ¿Cómo celebrarían los súbditos la muerte de un rey que dieciséis años antes ordenó seccionarles a todos la lengua? Vaïva, una salvaje pelirroja, investiga el misterio a la vez que se pregunta sobre sus orígenes, sin imaginar cuánta relación guardan. Por otro lado, Roufol, una pequeña ardilla, sueña con convertirse en caballero. Tras un duro invierno con provisiones escasas, encuentra una avellana mágica que le concede su deseo, pero con la esperada concesión le sobreviene también una marea de emociones humanas hasta entonces desconocidas: aburrimiento, amargura, odio...”

“En este volumen, Hausman se suma a la lista de conocidos ilustradores que han trabajado con el guionista Yann y se reúnen los mundos fantásticos de Los tres cabellos blancos y El príncipe de las ardillas, una mezcla áspera y realista de mística medieval con un perverso cuento”. (Nota de Prensa).

martes, 20 de marzo de 2018

“El gato del rabino. 6: No tendrás otro dios aparte de mí”, de Joann Sfar


Por Gabriel Zárate

Norma Editorial (España) anuncia, entre sus novedades del reciente febrero, la publicación del sexto tomo de la saga “El gato del rabino”, subtitulado “No tendrás otro dios aparte de mí”, obra con guion y dibujos del extraordinario historietista francés Joann Sfar (1971), siempre con el color a cargo de la colorista iraquí Brigitte Findakly (1959). Joann Sfar es de padre judío sefardí y madre judía asquenazí. “Le chat du Rabbin 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi” fue publicado en agosto del 2015 por Éditions Dargaud (Bélgica). “El gato del rabino. 6: No tendrás otro dios aparte de mí” es un tomo de 56 páginas a color. Estupenda novedad del reciente febrero.

“EL ESPERADO REGRESO DEL PERSONAJE MÁS CARISMÁTICO DE JOANN SFAR: El gato está desesperado: su ama, Zlabya, está embarazada… ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá interesándose por él? ¿Seguirá recibiendo sus mimos o viéndola cuando él quiera? ¿Cuál será su lugar ahora? Quizás es el momento de buscar un nuevo hogar… Joann Sfar (La mazmorra, Klezmer) vuelve a acercarse a uno de sus personajes más queridos en esta nueva historia llena de ternura y amor”. (Nota de Prensa).

domingo, 18 de marzo de 2018

“La flor del Nuevo Mundo”, de Enrique Sánchez Abulí y Alfonso Font


Por Gabriel Zárate

Planeta Comics (España) anuncia, como novedad de marzo, la publicación de un estupendo rescate editor, la novela gráfica “La flor del Nuevo Mundo”, obra española con guion del extraordinario narrador Enrique Sánchez Abulí (1945) y dibujos del gran historietista Alfonso Font (1946). “La flor del Nuevo Mundo” fue publicada originalmente en 1992 con el título de “La epopeya de Chile - La Tierra de la Quimera”, en la colección Sociedad Estatal Quinto Centenario / Planeta-DeAgostini: Relatos del Nuevo Mundo. “La flor del Nuevo Mundo” es un tomo de 48 páginas a color. Gran novedad de marzo.

“BD de Alfonso Font sobre la expedición de Pedro de Valdivia al Nuevo Mundo. En 1541, Isabel de Maluenda y su marido Juan viajan al Nuevo Mundo siguiendo la expedición de Pedro de Valdivia a Nueva Extremadura, y adentrándose más al sur hasta Chile. Después de que les ataque una tribu Mapuche, Isabel es secuestrada por el jefe Huagale, quien la corteja y quiere convertir en su nueva esposa. Después de un intento fallido de huida en la peligrosa jungla, a Isabel la salva un soldado español y la lleva a la próspera Villarica. Sin embargo, su nueva vida se ve amenazada por el regreso de Huagale”. (Nota de Prensa).

viernes, 16 de marzo de 2018

“Oblivion Song. Tomo 1”, de Robert Kirkman y Lorenzo De Felici


Por Gabriel Zárate

Planeta Comics (España) anuncia, como novedad de marzo, la publicación del primer tomo recopilatorio de la serie “Oblivion Song”, obra de temática CIFI con guion del estupendo narrador norteamericano Robert Kirkman (1976) autor de éxitos como The Walking Dead, Outcast, Invincible, y dibujos del historietista italiano Lorenzo De Felici (1983). “Oblivion Song. 1” reúne los seis primeros comics de la serie publicada por Image Comics (EEUU). “Oblivion Song. Tomo 1” es un tomo de 144 páginas a color. Gran novedad de marzo.

“¡Lanzamiento internacional coordinado junto con Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y España!: Hace una década, 300.000 ciudadanos de Filadelfia desaparecieron misteriosamente en Oblivion. El gobierno trató de encontrarlos, pero tras mucho tiempo, tiró la toalla. Sin embargo, Nathan Cole no se rendirá. Viajará, arriesgando su vida, con el objetivo de encontrar a todos aquellos que siguen en el infierno apocalíptico de Oblivion. Pero, tal vez, Nathan esté buscando algo más...”. (Nota de Prensa).

miércoles, 14 de marzo de 2018

“Sonámbulo y otras historias”, de Adrian Tomine



Por Gabriel Zárate 

Ediciones La Cúpula (España) anuncia, entre las novedades del reciente febrero, una nueva edición del libro de relatos gráficos “Sonámbulo y otras historias”, obra con guion y dibujos del talentoso historietista norteamericano independiente Adrian Tomine (1974), autor de “Rubia de verano” e “Intrusos”. Sleepwalk and Other Stories fue publicado en 1997 por Drawn & Quarterly (Canadá). “Sonámbulo y otras historias” es un libro de 108 páginas en blanco y negro, estos relatos aparecieron originalmente en la revista autopublicada  Optic Nerve. Novedad del reciente febrero.

“La pareja, la familia, la infancia, la vejez. Las relaciones a distancia, las pérdidas y los reencuentros, la murga de la autoestima, los ilusorios estallidos de euforia y la decepción constante. La realidad no es un lugar confortable, pero a veces basta con rascar en la superficie para que brote una inesperada poética: la de estar vivo. Este libro contiene el mejor Adrian Tomine, el primero y el más conmovedor. Dieciséis historias cortas pero capaces de una intensidad emocional desacostumbrada”.

Adrian Tomine es uno de los creadores más significativos del cómic contemporáneo y una de las grandes voces de la literatura norteamericana moderna. Adrian Tomine reafirma su don para capturar emociones y pensamientos sobre el peso del amor y de su ausencia, el orgullo y la decepción en la familia o la ansiedad y la desesperanza de sentirse vivo en el siglo XXI”. (Nota de Prensa).

sábado, 10 de marzo de 2018

Entrevista (perdida) a Manuel “Mañuco” Loayza (2013): “Guido Monteverde me dijo: Tu dibujo no está a la altura de mi periódico”


Por Gabriel Zárate

Esta entrevista se realizó en Lima, en abril del año 2013, al polifacético artista gráfico peruano Manuel “Mañuco” Loayza (Lima.1961) historietista, animador, caricaturista, ilustrador, quien afincado muchos años en Venezuela montó una exposición de su obra en “La Casona de San Marcos” ese mismo año. Hoy Mañuco radica nuevamente en el Perú, y le envío un enorme abrazo, cargado de gratitud, por concederme una extensa entrevista que estuvo extraviada por más de cuatro años.

¿Cómo descubriste la historieta, cuales fueron tus primeras influencias, como lector, que te despertaron la vocación por el dibujo?

Las primeras historietas que llegaron a mí fueron Los Picapiedras y son las que me incentivaron a dibujar, también las revistas Novaro que tenía todo tipo de personajes: Batman, Superman, Pato Donald, entonces tendría seis o siete años y a partir de ahí me animaron a dibujar, paralelamente llegó a mi casa la televisión en blanco y negro, porque no teníamos televisor, con las justas la radio, y se transmitían los programas de dibujos animados idénticos, que me indujeron más bien al otro lado, a la parte de animación que siempre la tenía en la cabeza, pero para dibujar como tal fueron Los Picapiedras, incluso conservo los primeros dibujos que hice, los tengo guardados. Empezaba calcando las figuras de las revistas, primero las cómicas y luego vinieron las de aventura, esas historietas fueron mis primeras motivaciones.  

¿Como das el paso del dibujante aficionado autodidacta, al profesional?

Es un paso gigantesco, a través de los años, es una vaina de constancia.  

Si, pero ¿en qué momento decidiste trabajar como dibujante? 

Cuando comencé a estudiar animación en el Centro de Estudio de Cine Animado CESCA, yo sabía más o menos dibujar, las primeras cosas que había hecho eran durante el colegio, incluso mis cuadernos estaban la mitad dibujados y el resto con la tarea.

Con la llegada de la televisión comencé a ver dibujos animados muy seguidos como Meteoro, El Príncipe Planeta, El As del espacio. Me gustaba el dibujo, pero también me gustaba que se moviera. No solo era dibujar por hacer una historieta como tal, que era lo que yo hacía en el colegio todo el tiempo. Adaptaba las películas que veía y se las daba a mis amigos en el salón y a veces hacia historietas de las circunstancias que nos pasaban a nosotros en la clase y yo las dibujaba.

En tal caso, la historieta, el dibujo y la animación están entrelazadas desde muy temprano, casi no hay separación  

Desde el comienzo. No, porque el estilo de dibujar te lo va dando la forma de animar, puedes ser un buen dibujante de historieta, pero para hacer animación necesitas un estilo especifico, no el del dibujo de historieta que es más estilizado, el dibujo animado es más simple.

¿Cuéntanos de tus años en CESCA, cómo fueron tus estudios a quienes conociste, cuáles fueron tus profesores?

Fui a CESCA por una inquietud que ya tenía desde el 3er año de media. Quería irme a estudiar, dibujo, caricatura, historietas y no había ninguna academia, instituto, donde poder aprender esas cosas, entonces alguien me habló del SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial) donde daban cursos de dibujo, diseño y yo no conocía eso, así que me animé a tratar esa opción, incluso casi dejo el colegio al tercer año, porque en el SENATI te recibían a partir del tercer año, pero mi mamá se opuso a que dejara el colegio.

Yo seguía dibujando en mis cuadernos, hacía mis historietas, caricaturas de los profesores, de mis compañeros, todos los cuadernos estaban así, hasta que un día salió un aviso en el periódico y un amigo muy cercano, me avisó a fines del 1978, era como septiembre acabando el colegio, que el 15 de octubre empezaba un curso de dibujo animado con un animador que venía de Disney a enseñar en CESCA y salimos corriendo a inscribirnos, pero en realidad el animador venia de Venezuela. Nos inscribimos y empecé a estudiar, paralelamente mientras terminaba el colegio me iba a estudiar, a las 4pm entraba y salía como a las 6pm. Los primeros pasos de la animación nos los enseño Pedro Vivas y Carlos Morán, que fueron maestros míos y también de Javier Prado, Carlos Campos, Julio Carrión (Karry), a quienes conozco desde que tenía 16 años, son mis amigos más allegados.   

Cuando estábamos estudiando, éramos varias promociones al terminar la primera etapa de la enseñanza, nos pasaron a Pro CESCA Films que ya tenía intenciones de convertirse en una productora de animación, tanto era así que llegaron a tener como 70 personas, básicamente éramos alumnos que ya comenzábamos a hacer cosas.

¿Cuánto tiempo estuviste en CESCA?

Desde el 1978 hasta fines del 1980, estudiando y haciendo cosas, hicimos un corto que se llamó “Grau, caballero de los mares”, que lo pidió la marina mercante de esa época.

¿Fue tu primer trabajo remunerado?

Digamos que sí, porque la primera parte fue hecha por los practicantes que éramos nosotros, pero continuamos trabajando ahí, entonces empezaron a darnos unas propinas terminando Grau y comenzamos a hacer otras cosas que ahora no las recuerdo y nos daban unas propinas más grandes para tenernos ahí. La intención era buena y muy interesante. Si hubiera tenido apoyo, con un poco más de perseverancia en los que dirigían el asunto nos hubiéramos quedado, sino todos, la gran mayoría. Si este hubiera sido otro país, si hubiéramos estado en Japón seguramente estuviéramos haciendo dibujos animados de una forma mucho más profesional, que lo que se hace normalmente en estos países que todavía no alcanzan un estándar suficiente de animación.

Tu formación comienza estudiando animación en CESCA, ¿cómo empieza tu vida laboral?

Bueno, yo pasé por varias fábricas, pegando precios, en ese pequeño lapso que salí de CESCA, salieron la mayoría, se quedaron solo algunos, cada uno se fue por su lado, quisimos hacer algo porque se salieron los profesores también, pero no cuajó mucho, solo fue un intento y teníamos ya 18 años, con necesidades económicas urgentes y empecé a trabajar en una fábrica por 20 días, 30 días, la época más aburrida de mi vida lo he pasado ahí, haciendo esas cosa, también fui cobrador de micro los meses de vacaciones de verano. Yo seguía haciendo mis dibujitos hasta que ocurrió una anécdota importante que termina años después, ya había subido al poder Fernando Belaunde y el periodista de espectáculos Guido Monteverde sacó un periódico tabloide que luego convirtió en algo de bolsillo y eso fue mucho antes de que yo llegará al diario Ojo.

¿El periódico era “PM”?

Exactamente “PM”, yo intenté hacer una portada, fui allá y me presenté con todos los dibujos que hacía en esa época, con plumilla, lapicero y lo busqué al hermano, que era el jefe de redacción, el director era Guido Monteverde, entonces me acerqué, le dije: “señor, yo soy dibujante y me gustaría colaborar con el periódico”, me trató muy bien, me dijo: “necesitamos una portada para mañana”, “¡en serio!”, tenía mis cosas que había hecho pero no era para tanto. Fui a mi casa, me desbaraté dibujando la portada, me pidió que dibujará a Belaunde crucificado con dos cruces al lado, era una portada de humor para el periódico y era la primera vez que yo hacía eso, y la hice, me maté hasta tarde.

Al día siguiente fui corriendo temprano, se la llevé al tipo para que la viera y me dijo: “oye, está bien, está bien, voy a presentárselo a Guido a ver que dice”, me dejó a un lado y se fue adentro, cuando al rato me dice: “ven que Guido quiere hablar contigo”, yo estaba nervioso pues esa portada la hice copiando un montón de caricaturas porque no las hacía bien y la armé de esa manera, entré a una oficina y Guido Monteverde me dice: “ah tu eres el dibujante” y me la devolvió: “mira te voy a decir una cosa, tu dibujo no está a la altura de mi periódico, está más o menos, sigue practicando que algún día vas a hacerlo mejor”, bueno, me tuve que ir, “tu dibujo no está a la altura de mi periódico”, me cagó, estaba destrozado psicológicamente.

Saliendo de CESCA no tenía chamba, me dediqué a otras cosas, pero como dibujaba comics y compraba el diario Ojo los fines de semana por ver al gran humorista gráfico Crose pensé: “¡porque no voy a ver a Crose!, fui a buscarlo, me metí en el periódico preguntando: “quiero hablar con el señor Crose”. En eso Crose me hizo pasar, me presenté como admirador suyo: “¡qué quieres!”, me dijo Crose, “¡quiero dibujar, trabajar!”, y le saqué todos los dibujitos que tenía. Crose respondió: “¡ah, pero aquí no se puede hacer historietas!, te propongo algo ¿porque no inventas una tira de acción?”.

¿Ahí es cuando nace “El Tigre”?

“Has una cosa como un detective, al director le gustan las cosas policiales”. Entonces hice un personaje policial, como me gustaba Bruce Lee dibuje un detective tipo Bruce Lee, hice el dibujo pero no tenía el nombre, entonces la segunda vez cuando vuelvo a ver a Crose, me dice: “¡mira qué le parece, vamos a ponerle de nombre “El Tigre, no te preocupes!”, me mandó hacer los loguitos del Tigre y se lo presentamos al director, porque el director de Ojo en esa época era Agustín Figueroa que le decían el Tigre y fue  por eso que la tira se llamó “El Tigre”. Duré seis meses trabajando allí, empecé en noviembre del 1981, la última historia no la terminé, por ello perdí la tira.

¿Fue tu primer trabajo de corte realista?

Fue la primera aparición mía en el periodismo.

¿Que vino después?

Al terminar “El Tigre” me quedé en el aire, empecé a hacer dibujo animado porque llegó un amigo de VenezuelaBenicio Vicente, que había trabajado con Félix Nakamura allá y era amigo de los otros dos profesores de CESCA, vino y puso una empresa que se llamó Antarki Films, era de animación para publicidad y empecé a hacer animación. Llegó Benicio y me cayó a pelo, me conocía del grupo de CESCA, trabajaba también Carlos Campos y otros más, empezamos de manera constante, la primera animación que hicimos fue Chocopresto, a inicios de 1983, eso continuó sin parar hasta el final, pero yo quería seguir trabajando en la prensa, en eso apareció la revista “Visión Peruana” dirigida por César Hildebrandt. Yo llegué cuando Hildebrandt ya estaba saliendo del directorio, había conocido a algunas personalidades que trabajaban ahí como Nilo Espinoza, Arturo CorcueraVíctor Escalante y esa revista fue el comienzo para poder hacer caricaturas.

Entonces fue en 1985 que comenzaste a hacer caricaturas ya profesionalmente

Yo regresé al diario Ojo cuando estaba Dionisio Torres, por solo una etapa de seis meses. De “Visión Peruana” me pasé a Ojo, y después al diario “La República”. Esa etapa de un año en “Visión Peruana” hice humor político, hice caricaturas porque me influenció un libro que me dio Víctor Escalante, del norteamericano David Levine (1926-2009) uno de los mejores caricaturistas de periódico de opinión, es mi referente, también lo fue Carlín, quien tenía el estilo de Levine en los ochentas.

¿La revista de humor político “Monos y monadas” también fue un referente?

Por supuesto, pero el único rescatable para lo que yo quería hacer era Carlín

El 1985 empezaste a hacer caricaturas y para 1988 hiciste una exposición en el ICPNA del Centro de Lima, con originales muy sólidos, con trabajos de alto nivel de demostraban talento

Eso era la acumulación de varios trabajos que había hecho en “La República originales a lápiz, a color, alguna acuarela.

¿Como llegaste al diario La República?

Porque estaba Nilo Espinoza. Salí de “Visión Peruana” y volví a Ojo, pensando en hacer caricaturas, pero terminé haciendo ilustraciones al estilo de Dionisio Torres, previamente antes de “Visón Peruana” estuve en el diario Extra, donde reemplazaba por un tiempo a Dioniso y a Gino Ceccarelli que también dibujaba en ese periódico y a quien ya conocía desde las aulas del Colegio Lima San Carlos, él fue compañero de pupitre en los últimos años de colegio. Y a Dionisio lo conocía de la primera etapa mía en Ojo.  Entonces, como decía, luego de “Visión Peruana” regresé a Ojo por seis meses a hacer ilustraciones de las noticias ruidosas más que las caricaturas de corte político que era lo que ya había experimentado en “Visión Peruana” y quería desarrollar. Paralelamente con eso también hacía una tira diaria en Expreso llamada “Los Roncal”, oportunidad que me la dio el periodista Federico Prieto Celli y que duró más de tres años, incluso mudado ya en Venezuela seguía mandando tiras por correo.

En los ochentas alternas la animación con la caricatura y la ilustración ¿El Manuel Loayza caricaturista donde se forma?

Yo creo que en “Visión Peruana” y luego dos años en “La República”, del 1987 al 1989Nilo Espinoza que era director del suplemento dominical me dijo: “ven para acá, para que hagas caricaturas con nosotros, me han encargado el Dominical del periódico”. Creo que tuve buenos chispazos como caricaturista, en esa etapa, claro que tenía como inspiración a los franceses Jean Mulatier (1947), Jean-Claude Morchoisne (1944) y Ricord. En esa etapa ya no seguía tanto ha Carlín

Por cierto, conocí a los caricaturistas franceses gracias al consejo de Jesús Ruiz Durand, otro de los que yo llamo “mis mentores”, quien me regaló unos libros de esos artistas y me quedé impactado. A la vez que publicaba en el Dominical de “La República”, me dieron la oportunidad de hacer caricaturas de personajes del arte, literatura y farándula en el suplemento de los viernes; el VSD dirigido por mi amiga Maritza Espinoza. Creo que fue ahí donde me desarrollé más como caricaturista de rostros y en el Dominical probé la experiencia de la crítica política y también sus consecuencias. Al leer el artículo que va ser publicado uno se convierte en un intérprete de lo que dice el artículo, cuando realiza la caricatura.  

¿Qué balance te dejó tu paso por el diario “La Republica” ?, que marca tu momento de juvenil madurez en la prensa peruana.

La mejor etapa productiva de lo que es aprendizaje y poder poner en práctica mis conocimientos sobre caricatura. La entrada al mundo de la lectura, comencé a conectarme con amigos de peso en el ámbito de la literatura, el diseño, la pintura, el periodismo. crecí como artista y como ser humano

¿Cuál fue el inesperado desenlace de la anécdota con el periodista de espectáculos Guido Monteverde?

Luego de consolidarme un poco más como caricaturista en “La República”, publicar semanalmente muchas caricaturas y humor, creo que ya mi nombre sonaba un poquito más, así que por esos días de finales del 1987-creo- tuve que hacer una caricatura para el VSD de Guido Monteverde por un proyecto que tenía en manos, pues bien, la hice, listo. Se publicó. Me olvidé de eso, pero a los pocos días el señor este, se aparece en la redacción del periódico buscándome, -la primera vez que vino, no me había encontrado, pero esta vez estaba yo ahí, así que se me acercó y me pregunto, si era Loayza, el caricaturista, le dije que sí, entablamos una pequeña conversación.

Me agradeció por la caricatura que le había hecho - para ser honesto no lo hice con mucho cariño, así que no diría que era de lo mejor - seguimos hablando sobre mi trabajo y después sobre su proyecto farandulero, donde necesitaba de mis caricaturas, etc., yo lo quedé mirando, agarré el medio “machote” que me mostraba de su revista, así que lo tomé, y con el mismo gesto de superioridad con que él me había hablado casi una década antes, sobre lo malo que era mi trabajo, ahora me tocaba a mí, ASÍ QUE LE DIJE, con ínfulas:  “lo que pasa es que su revista no está a la altura de mis dibujos, señor” –un momento de silencio…me miraba, miraba su machote, me miraba, le estaba cambiando el color de la cara, cuando se da cuenta y me dice: “TÚ, TÚ eres el chibolo de mierda que llegó a mi redacción aquella vezzz!!!”.

Y se comenzó a reír y me dijo con un gesto de desahogo y resignación “¡puta que pequeño que es el mundo, un pañuelo! Me lo merezco, ¿no?”. Y me dio la mano. Yo seguía riendo, creo que también de desahogo y por haberme cobrado una “arruga” que me marcó un tiempo. Quedamos en contactarnos, algo que nunca pasó.

El año 1988 se fundó en Lima “El Club Nazca de la historieta peruana”, que es el primer intento organizado de promover y difundir el comic en nuestro país. Fuiste parte de su gestación y su primer presidente. ¿Qué recuerdos tienes de todo ello? ¿Puedes contarnos como se dio este valioso esfuerzo por la historieta peruana?

Pues digamos, que las inquietudes de varios años se concretaban por fin en ese proyecto, el juntarnos casi todos desde Julito Polar, Mario Luccioni, Javier Prado, Karry, Carlucho, Calbur, Dionisio, y tantos otros que no recuerdo, fue un hecho sin precedentes hasta ese momento. Marcó un hito, un antes y un después. Gracias a ustedes me convertí en el primer presidente, aunque realmente creo que eso era “una dirigencia colectiva”. Dentro del tiempo que estuve se cristalizó la primera exposición en el ICPNA unos meses después de mi muestra.

Lamentablemente yo tuve que viajar a Venezuela y no pude continuar, en realidad para ser honestos el Club Nazca hizo muchas cosas gracias al empuje de ustedes y en especial al esfuerzo y dedicación de Javier Prado. Digamos, parafraseando a los políticos de siempre: “en “mi administración” solo hicimos el lanzamiento del grupo y las primeras ideas para una exposición introductoria” que las concretó Javier, el resto se hizo por ustedes. Aunque el devenir del país y sus altibajos no contribuían mucho al desarrollo de estos movimientos, a pesar de eso ustedes avanzaron bastante. La crisis del 80s era terrible, fue heroico hacer las cosas que hacíamos. recuerdo que yo trabajaba en cinco diarios a la vez firmando diferente, para poder sacar algo de dinero. La República, Expreso, El Nacional, La Revista Somos etc...

En los ochentas la caricatura aún no gozaba del reconocimiento que ahora posee, al igual que la historieta. ¿Cuál es la historia secreta de la exposición individual del ICPNA de 1988? ¿Cómo lograste acceder a esa prestigiosa galería limeña, donde exhibiste tus trabajos más brillantes de caricatura de ese momento?  

Sobre la exposición de ICPNA en 1988, mi amigo y mentor Víctor Escalante, me animaba a hacer una exposición, que ya estaba en tiempo de hacerla, que mi trabajo era de lo mejor, que necesitaba ponerlo en “vitrina”, me contactó con amigos de él en el Instituto, así se concretó mi primera muestra individual en octubre de 1988, por cierto, por coincidencia esos días de la inauguración también me casaba con mi esposa Amelia. En un titular de la nota de sociales que me hicieron en VSD pusieron “Inauguraciones de Loayza”. La exposición individual fue una recopilación de los trabajos publicados en “La República” básicamente, una que otra de Ojo y otras inéditas y experimentales, como la que hice de Luis Bedoya Reyes con frutas y vegetales …. Ojalá pudiera rescatarla, por cierto, se la vendí a uno de los accionistas Carlos Maraví por solo 50 dólares para la bolsa de viaje que necesitaba. Y otra al diputado Aurelio Loret de Mola, el de Satchmo (Louis Armstrong) por casi lo mismo, no querían pagar más, imagínate.

Justo en 1989 partes del Perú. ¿Como se da el viaje a Venezuela?

Primero había una crisis tremenda aquí, los coches bomba de Sendero Luminoso, la falta de agua, la economía estaba en el piso. Aquí es donde digo sobre las “consecuencias” de hacer caricatura política se hacen presente; una de las razones para querer irme de viaje fue por una amenaza que me hicieron por teléfono a la redacción del periódico. Una llamada: una voz diciendo “no te metas con el presidente Gonzalo, concha tu madre, eso fue la gota que derramó el vaso, a parte, yo tenía muchas ganas de salir también. 

Benicio Vicente, con quien hacía dibujo animado y que venía de Venezuela trabajó allá con Félix Nakamura que era director de un departamento dentro de la “Universidad Simón Bolívar” de Caracas, que se estaba dedicando a la animación, empecé a mantener correspondencia con él y le expresé mi interés de viajar, de ver que posibilidades había y justo como Félix estaba armando todo el departamento tenía necesidad de gente, así que aceptó pues. Me ayudaron con el viaje, pagué solos una parte de mi pasaje, llegué a un sitio donde me tuvieron un tiempo y comenzamos a hacer animación de corte institucional y algunas cosas que se hacían por debajo como comerciales de televisión para mantenernos, pero tampoco duramos mucho, solo seis meses, porque  Félix Nakamura  tenía su carácter y yo tengo el mío, no nos soportamos mucho, terminamos peleando y entonces me fui, para eso ya había conocido otros animadores y gente vinculada a la publicidad. Así que me fui por ese camino.

¿Cuáles fueron las condiciones que encontraste en Venezuela que te permitieron quedarte? Me imagino que viajaste con mucho ánimo y en un momento tuviste claro que te podías quedar

Mira, date cuenta que fui en un momento en que estaba muy difícil la adaptación en Venezuela por el Caracazo (protestas populares con 3000 muertos producto de los ajustes neoliberales del gobierno), yo llegué a los dos meses, pero en relación con la crisis de los medios peruanos, como estaba la realidad en el Perú, siempre había una variación grande. Yo no tenía ningún problema y por eso me quedé, me interesó la gente que conocí aparte de Félix, con quien después volvimos a trabajar, seguimos siendo amigos hasta que él murió de cáncer aquí en Lima, en 1999, en ese momento fue la cuestión. Como ya conocía mucha gente comencé a hacer trabajos para publicidad, de ilustrador freelance y de eso había mucho trabajo, afortunadamente tuve por todos lados buena aceptación.

A pesar de ser extranjero y del momento crítico en que llegaste a Venezuela, las condiciones eran más optimas que las del Perú

En ese sentido sí. Mi esposa se fue conmigo a los dos meses que yo viajé y fue un gran apoyo porque no estaba solo, gente muy buena me ayudó, me prestaron un apartamento por un año, solo tenía que pagar la luz, fue un poco que llegaste y te dieron todo.

¿Crees que tuviste suerte?

Creo que tuve un rango de suerte como en todas las cosas, porque yo sabía de gente que llegó allá y les pasó de todo, tuvieron que regresarse, incluso heridos pues en ese momento la violencia era muy fuerte, delincuencialmente hablando. Me fue bien y poco a poco fui haciéndome conocido, tanto así que en los primeros ocho meses que llegué a Venezuela el trabajo más importante que me mandaron hacer fue la tarjeta de Navidad del presidente Carlos Andrés Pérez.  

Vaya, muy rápido te situaste y conseguiste prestigio gráfico

Entré a un periódico que se llamaba El Diario de Caracas donde tenía una página de humor “Cogollo News”, que salía todos los jueves, de humor irónico, parodias de las noticias. Creaba, inventaba noticias, buscaba una foto en el periódico y creaba una historia, por ejemplo: la foto de un perro detrás del amo y ponía una historia: “perros sacan a pasear a sus amos, federación de Amos pone carta de protesta ante la fiscalía 3ra en lo contencioso familiar, por maltrato perruno, dos horas de paseo no son suficiente, expresaban” cosas como eso. Me gustaba el humor absurdo mezclado con la política. Tenía buena aceptación entre los lectores y entre los periodistas que siempre me celebraban.

¿Alternabas la animación con la prensa?

Yo nunca dejé de hacer animación.

¿Cuáles crees que fueron tus hitos laborales más importantes en Venezuela?

Para la prensa, las caricaturas que hice en el “El Diario de Caracas”, era de las mejores cosas que hacía allá, mejores que las que hice para “La República”, había como más soltura, las conseguía más rápido, no me demoraba tanto, como en esta última etapa antes de venir para acá (Lima), yo ya había dejado de hacer caricaturas,  como tres años, muy rara vez dibujaba algo que me pedían y me salía muy forzado, había perdido esa habilidad para hacer caricaturas, tuve que volver a reeducarme para poder hacerlas, para traerlas a la reciente exposición en La Casona de San Marcos, muchas caricaturas las hice de nuevo, como la de Julio Ramon Ribeyro, Emiliano Zapata. Fue volver a sentarme como caricaturista, porque estuve dedicándome durante años, mucho a la animación y la ilustración para niños.

Cuéntanos sobre tu faceta de ilustrador para niños

Fue a partir de 2000 que entraron las editoriales a mi vida. Como yo hago animación y siempre hice ilustración, pero no me dedicaba a lo infantil desde la época que ilustraba para Editorial Bruño (Perú), entonces hubo un pequeño chance con Santillana y me dije “voy a explotarlo a ver qué pasa”, empecé a dibujar y se convirtió en otra fuente de ingresos y una nueva práctica de estilos para libros infantiles.

La animación nunca la dejaste

Yo he seguido haciendo animación desde que me fui del Perú hasta ahora. En trabajo freelance, proyectos personales míos que yo mismo los he hecho, que están en maqueta para un proyecto como cuentos latinoamericanos, por ejemplo. Donde me preocupo más por el mensaje que por la animación, porque he llegado a la siguiente conclusión: “de que sirve hacer una película dysneana, perfecta en la animación, si el contenido es una mierda”, si el mensaje que se da a la gente no pasa de ser lugares comunes, como “la princesita y el sapito”, huevadas esas.

¿Has retomado la historieta?

Si, pero con el proyecto de Bolívar, Anécdotas olvidadas de Bolívar”, allí he vuelto a hacer historieta, incluso con una que se llama Florentino y el diablo”, es una canción, que se ha publicado para la prensa.  

¿Lo has recopilado en libro?

No. Es algo pendiente que tengo. Se publicaron en el diario Nacional y en El Correo. El proyecto de Bolívar es de ahora último. Los materiales publicados en la prensa eran otra cosa, adaptaba cuentos latinoamericanos de Augusto Monterroso para la historieta, como hice en el Perú con “El sueño del pongo”, de José María Arguedas, “Paco Yunque”, de César Vallejo.

¿Cómo observas el desarrollo de la historieta en Venezuela?

El nivel de historieta en Venezuela está muy bajo, todavía en proceso. Yo pertenezco a un colectivo que se llama RING (Red de dibujo y de narradores gráficos), donde estamos juntando a todo el que dibuje o pinte, que haga guiones para hacer historieta, animadores incluso. Todo el que tenga que ver con el mundo de la ilustración y la animación, pero la mayoría de los inscritos son chicos muy jóvenes que están en proceso de aprender, solamente hay unos cuantos con nivel para publicar. Nos hemos dado cuenta que el verdadero trabajo por que hacer está en eso, ayudarlos, potenciarlos. 

¿Cuáles son las escuelas de dibujo y animación en Venezuela?

Hay varios que tienen su trayectoria: el de Sancho, y el maestro Raúl Ávila, que dan talleres casi siempre, donde la mayoría de los chicos caen ahí a aprender a dibujar y hacer historietas, después no conozco otros. Ahora nosotros queremos hacer talleres. Hicimos algunos muy esporádicamente, es que también el trabajo a cada uno lo absorbe mucho. Para ese colectivo hay que tener algunos días, nos reunimos a veces un fin de semana o para hacer alguna actividad, pero no es constante y ese es el problema. 

¿Has pensado en volver al Perú?

Últimamente, pero por cuestiones familiares, tengo 25 años en Venezuela, pero no tengo familia, tengo uno que otro amigo, mi esposa igual y mi hija no sabía lo que era familia hasta que la trajimos el año pasado para que interrelacione con sus primos y se dio cuenta que había como 20 primos acá, cosa que no conocía. Hay un querer regresar, pero más que todo por una cuestión familiar.

Pero las posibilidades laborales siguen siendo más sólidas en Venezuela

Hasta el día de hoy, enormemente. Lo que pasa es que en el Perú está todo por hacerse. Hay muchas posibilidades, habemos gente que queremos hacerlo, lo que se requiere es un poco más de fuerza para mover eso con ganas.

¿Como ves Venezuela después de este tiempo, y tu propia trayectoria profesional?

Hay muchísimas más posibilidades de trabajo, aparte que uno ya se ha consolidado en su forma de trabajar, ya todo el mundo me conoce a mí, soy como un pequeño referente para algunas cosas, he ganado varios Premios, ahí y afuera, ya hay una cierta consolidación de lo que es uno. No deja de haber siempre un toque de suerte en todo, es muy importante, aunque parezca mentira, en el momento exacto, en el instante preciso está uno ahí y hace las cosas que debe hacer, por supuesto con todos los conocimientos que uno tiene ahora. Hay gente muy buena también, incluso gente que ha debido merecerse esos Premios. Yo estoy contento por lo que he hecho en ese sentido, pero no estoy del todo satisfecho con lo que he debido hacer, creo que he podido dar más.  

El año 2000 ganaste el Premio SIP otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa, el galardón más valioso que has logrado.  Coméntanos sobre este gran Premio que obtuviste y que pocos conocen. 

Para esa época ya estaba establecido en Caracas y trabajaba en el Diario El Nacional uno de los más importantes, para esa época yo hacía muchas caricaturas e ilustraba algunas columnas de periodistas e intelectuales importantes, así que llegaba otro año y un aniversario más de la SIP y siempre convocan a todos los profesionales de los distintos periódicos, desde Canadá hasta la Patagonia a presentar sus trabajos más representativos del año que pasaba, me postularon y gané. Tuve que ir hasta Santiago de Chile a recibir el premio, un diploma y unos generosos 2 mil dólares.

El año 1998 había ganado en Caracas el premio Pedro León Zapata  al mejor caricaturista de la prensa nacional, en 1999 un premio especial al mejor desempeño dentro del periódico y así que estaba eufórico con todo eso imagínate, dos años después el corto animado “Bolívar, canto al libertador” donde fui el director de animación, ganaba el premio al mejor corto de animación, otorgado por la ANAC  (Asociación nacional de actores de Venezuela), luego, el año siguiente por el CENAC- Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, ese mismo corto, al  otro año después ganó una mención “por su interés social” en el primer festival de animación de Tenerife - España.

Después vinieron otros en Colombia, Rumania, otra vez Venezuela en el 2010 el Premio Municipal “Leoncio Martínez” de caricatura y otro Premio Municipal Mención Honorífica Bicentenario, por la animación en dos dimensiones dedicado al tema del Bicentenario de la Independencia…y no he participado en ningún otro desde esa lejana vez…jajaja.

¿Cuáles son tus proyectos en carpeta?

Ahorita tengo un cortometraje para hacer, hay una serie de mi personaje que se llama “El sobreviviente” y más que todo los cuentos latinoamericanos, me interesa mucho la literatura llevada a la animación. Las posibilidades se han abierto bastante porque Venezuela ya entró a lo que es la televisión digital.

Los que pienso adaptar son básicamente cuentos fantásticos, me gusta mucho el género fantástico. Hay varios títulos, como: “El eclipse” de Augusto Monterroso, “El libro de arena” de Jorge Luis Borges, “Los lingüistas” de Mario Benedetti, “La muerte en Samarra” de Gabriel García Márquez, ese tipo de cosas, cuentos cortos tipo capsulas de animación, que duran dos, tres minutos, hasta cinco. Estos proyectos son para la televisión, en Venezuela hay televisión digital pero lo que todavía no hay es producción. 

Empezaste a estudiar a fines de los setentas, ¿como ves está revolución de los medios audiovisuales en la animación que es tu campo?

Espectacular. Las posibilidades hoy son infinitas. Antes para hacer un comercial de treinta segundos nos demorábamos hasta tres semanas, porque había que dibujar, bocetar, calcar, rellenar y con más de cinco personas trabajando, pintando, haciendo los fondos, después filmarlo y eso podía durar también una semana, dependiendo de lo difícil.  En cambio, ahora me hago yo sólo un minuto, dos minutos en un día, con música y todo. Uno mismo lo dibuja y lo pinta en la computadora, claro, me refiero a una sacada de mierda, pero estoy hablando hasta donde puede llegar uno.  Yo puedo hacer hasta veinte segundos, en un full day, en un día, pero se puede llegar a hacer eso y hasta más, para que tu veas la diferencia. La tecnología ha revolucionado la animación por competo.

En el Perú, el Manuel Loayza que más se conoce es el de dibujante de caricaturas, esa es tu faceta no solo más conocida, sino la más valorada, ¿piensas continuar?

Ahora sí, sabes, yo había dejado de hacer caricaturas como tres años atrás y le sentí otra vez el gusto, cuando volví a hacer a Julio Ramon Ribeyro, Manuel Scorza, Arturo Corcuera para la exposición en La Casona de San Marcos en este 2013. Volver a sentir esa cosa que uno sentía cuando parecía que estaba amasando algo, lo jalaba, lo estiraba. Una práctica para hacer caricaturas es usar la plastilina, eso es lo más básico. De alguna manera, voy a retomarlo de a pocos.

¿Colaboraste en la revista “Monalisa”?

No, esa revista es de Karry (Julio Carrión), estuvo también Calbur (Carlos Albuquerque). Nosotros sacamos una revista de humor, no bien salimos de CESCA, una revista que nos estafaron. Sacamos dos números y se llamaba Pingochet”. Era una sola hoja, una especia de A4 doblada, algo subida de tono. Pero eso fue a comienzos de 1980, nada estaba claro para mí todavía.

¿Como ves la situación profesional del dibujante peruano, comparando el Perú que dejaste a fines de los ochentas con el actual momento?

Creo que básicamente sigue estando casi igual, en el sentido laboral, gente peleando para que le paguen, recibiendo sueldos miserables o haciendo cualquier cosa para mantener su empleo, que no se lo quiten y eso contraviene con todas las cosas que yo pienso ahora. La peruana es una sociedad demasiado injusta, a veces muy clasista. Ahora a nivel de dibujantes, de los que yo conozco es Karry quien está haciendo cosas espectaculares, es uno de los mejores, tanto es así, que había un grupo separado por cuestiones poco comprensibles de nosotros y ahora Karry se ha vuelto una especie de puente entre esos dos grupos que antes se veían desde lejos pero que jamás se daban la mano, por los mojones mentales de cada uno, o por lo menos eso es lo que percibíamos.

Karry no solo es un dibujante talentoso, es artista gráfico el que más premios internacionales a recibido, pero no es muy conocido por los lectores, se encuentra alejado del mundo mediático.  

Tiene más de 40 premios, yo apenas tengo algunos más de seis, imagínate, sus trabajos son excelentes, en el campo mediático que se vive aquí, hay solamente un porcentaje que mide ese tipo de cosas, claro no es tan conocido como Carlín, por ejemplo, el referente máximo de las caricaturas en el PerúCarlín creo que no ha ganado ni un Premio, es muy conocido aquí, pero afuera lo conocen muy poco, pasa lo contrario con Karry, pero en el mundo donde nos movemos los dibujantes todos sabemos quién es Julio Carrión.  Él es uno de los dibujantes más importantes que ha surgido y Mechain, para mí, él es uno de los mejores caricaturistas, sino el mejor que hay en la actualidad, pero creo que no aprecian todavía su trabajo como debería ser, ojalá eso cambie en los próximos años. Me da la sensación que hay ciertas cosas que mantienen a lo bueno que está saliendo, como relegado, pareciera que hubiera una especie de conspiración para que los que están apareciendo con mucha fuerza no sean tomados en cuenta.  –eso era hace 4 años- 

¿El mercado peruano todavía es chico para los dibujantes peruanos?

Yo creo que no hay mercado, es un grave problema. Te vas a las editoriales y te quieren pagar unos reales por cada dibujo. Ah, por cierto, yo pasé también por Editorial Bruño, haciendo cosas para los colegios con Carlucho. Aparte con él hicimos un cómic que se llamaba “El cholo Vallejo” para la editorial de mi amigo Odar Roncal y su hermano. Me dicen que se ha convertido, según decreto del Ministerio de Educación, en un apoyo didáctico para los colegios de los primeros años.

¿Hay dibujantes contemporáneos que admires?

Me agradan las historietas del norteamericano Mike Mignola (Hellboy). En Latinoamérica me gustan Raúl Ávila, un gran maestro de la ilustración y la animación, un argentino que reside en Venezuela. Y entre los humoristas, mi compadre Karry, el mexico-cubano Boligan, y los clásicos como Quino, después Caloi, Fontanarrosa, pero hasta ahí llegué. Ahora sé que hay algunos humoristas muy buenos que vienen al Perú como Liniers, pero no me gusta ese tipo de humor, no me preguntes por qué, tal vez sea algo subjetivo. Como dijo Quino: “yo me jodí con los Beatles, después de ellos no escuche nada más”. Claro en Europa hay otros, la gente que sale en la revista El jueves”, ellos me parecen estupendos, es otro tipo de humor, más áspero, más crítico, pero en el sentido político, me gusta mucho, pero para reír, no paro de hacerlo.

La exposición en “La Casona de San Marcos” del 2013 “Tintaytantos: Caricaturas de Manuel Loayza”, marcó tu retorno triunfal al medio peruano ¿Cómo te animaste, radicando en Venezuela, a montar esta ambiciosa exposición en Lima, logrando el apoyo de San Marcos? ¿Qué balance te dejó esta valiosa exhibición de tu arte gráfico?

Lo de La Casona de San Marcos también fue obra de Víctor, pues vine a Lima en el 2011 para visitar a mi familia, y llegué también a visitar a Arturo Corcuera en la Casona, quien era para ese tiempo un directivo de la casa, así que, junto con German Carnero Roque, director de La Casona, me dieron la idea de hacer una exposición, pero por mis 30 años de trayectoria, así que me invitaron, pasó el 2012, no acabó el mundo, y se puso fecha para los primeros días de abril del 2013, donde estamos ahora. Es una muestra diría yo, completa, donde están mis primeros pinínos en el cómic como la tira “El Tigre”, hasta lo último en caricatura, pasando por la etapa de los periódicos en Lima y Venezuela. Ojalá les haya gustado…